前言:小編為你整理了5篇藝術論文參考范文,供你參考和借鑒。希望能幫助你在寫作上獲得靈感,讓你的文章更加豐富有深度。
一、光色特征
光色運用是維斯繪畫藝術中最為世人所矚目的成就。在他的筆下,光影和色彩的處理不再只是表現事物外形的工具,更承擔著營造畫面氛圍、突出作品主題、表達畫家情感的重要作用。下面筆者分別從光影處理和色彩處理兩方面進行具體說明。首先來看光影處理。在維斯的作品中,光影不再只是物體表達的附屬品,而成為了具有強烈“主觀意識”的情感表現元素。維斯通過對光線和影子或明、或暗的處理調節著畫面的整體氣氛,實現了作品意境的傳達。以《1946年冬天》為例,奔跑的男孩兒身后拖著一團模糊、陰暗的黑色影子,維斯借此表達了父親去世對自己長久的打擊,渲染了畫面痛苦和孤獨的氣氛。其次來看色彩處理。維斯在色彩的處理上講求厚重、沉靜,這同他孤獨的個性和不幸的經歷有關。縱觀他的作品,我們可以發現暗褐色、黃褐色、磚紅色、靛藍色、黑色等厚重的色彩經常被用于人物和景色的描繪,甚至成了維斯作品的標志性色彩。這些色彩渲染著畫面孤寂的氛圍,同樣也表現了畫家不屈的人格。如維斯的代表作《克里斯蒂娜的世界》,畫面中除了主人公克里斯蒂娜的衣服是淡粉色的,草坪、房屋等都被維斯施以了暗色系,黃褐色的草地、暗灰的房屋營造了一種荒涼、傷感的氣氛,同時突出了主人公堅韌的品格。
二、構圖特征
構圖是畫家對畫面的處理和安排,同時也是畫家對包括形、色在內的所有因素進行統一整合的過程。在構圖方面,維斯對當時盛行的極端現代主義不感興趣,而是根據畫面情感的需要選擇構圖方式。具體來講,維斯繪畫的構圖特征主要表現在兩個方面。一是簡約的構圖整體效果。維斯繪畫作品構圖的最大特點就是簡潔,他認為不飾繁雜的物體布局能夠突出中心思想,給觀者留下更為深刻的印象。以維斯創作于1941年的作品《狄爾修的農莊》為例,畫面中,他只選擇了一顆枯樹作為主體對象,整幅畫除了作為背景的遠山和湖水外再無他物。這種極簡的構圖形式有效地突出了枯樹破敗卻堅強的形態特征,很好地迎合了整幅作品要表達的主題。二是構圖中主體位置和數量的相對固定。在構圖時,維斯通常將畫面主體安排在畫幅的中間靠下的位置,而且只放置一個單獨的人物或物體,而后才在畫面上部開始其他非主要元素的繪制。這種相對固定的構圖是維斯長久實踐的結果,同時也是他內心世界的真實寫照。他認為這種構圖安排能夠給人以曠遠、孤寂的感覺,適合自己大部分的題材表現。同樣以維斯代表作《克里斯蒂娜的世界》為例,在這幅畫中,維斯將主人公克里斯蒂娜放置在畫幅稍靠下的位置,而后在上部繪制空曠的山坡和遠處低矮、破舊的房子。整幅作品悲涼的氣氛被這種構圖形式完全體現出來,令觀者久久回味。
三、造型特征
造型是繪畫藝術中各種元素外形表達的基礎。維斯作為現代藝術的造型高手,既講求以簡潔凝練、清晰明確的造型刻畫物象,又崇尚造型對畫家內心世界的表達。下面筆者具體分析維斯繪畫的造型特征。首先來看簡潔凝練的造型追求。上文已經提到維斯對構圖的要求之一就是簡潔,同樣,為了配合這種構圖,突出事物最本質的特點,維斯在造型方面也要求盡量做到清晰、凝練。以他創作的水彩畫《遠方》為例,畫面描繪了維斯幼子吉米坐在草地上的情景。在對吉米這一主體對象造型時,維斯選擇了最簡單的服裝搭配和最單純的面部表情,深色的外套和靴子、平靜安詳的表情賦予了整個畫面一種沉靜之美,給觀者留下了無限的想象空間。其次來看傳達內心的造型追求。維斯的繪畫藝術雖然是對客觀世界的描繪,但這并不影響他對自身主觀世界的表達。造型作為最具象的繪畫元素,常被維斯用來傳遞內心情感和主觀愿望。以他創作于1964年的作品《愛國者》為例,維斯主觀地將畫面主人公拉菲•克蘭的造型換成光頭,同時設計了他兩眼含淚斜視遠方的神態。他認為這樣的造型方能表達出一個愛國老兵的精神和氣質,也更能傳達作品尊重生命、尊重和平的主題。通過以上筆者對奈維爾•維斯繪畫藝術創作特征的分析,我們可以看出,維斯在題材選擇上主張關注現實、關注人民,在光色運用上追求光色同畫面氛圍的有機結合,在構圖上崇尚簡潔、單純,在造型上專注于現實和內心。作為當代美術工作者,我們要深入學習維斯的繪畫思想,努力在實踐中找到運用的契合點,以為當代中國繪畫注入新鮮的血液。
作者:王永波 單位:內蒙古民族大學美術學院
1賀州瑤族服飾的圖案特征
作為一種傳統的瑤族文化符號,服飾圖案記錄著本民族沉厚的歷史和民族精神,集中體現了瑤族服飾的美。從圖案種類看,有動物、植物、人物、幾何等紋樣。動物圖案有魚、鹿、錦雞、飛鳥、鳳凰、烏龜、蝴蝶、蜘蛛等,反映了古代瑤族的漁獵生活;植物紋樣有八角花、蓮花、梧桐花、韭菜花、柏樹花等,在日常勞動中常見的植物均被吸收為圖案題材;人形紋多是象征祖先和神靈的圖案;幾何紋有圓點波紋,水波狀、三角紋等,各含寓意。例如,點波紋代表太陽,常見于女子頭巾上,且一定擺在頭部正前方。在新郎禮服后背中心也繡有12組變形的太陽花,即“盤王印”,背中即代表“心”,可見太陽在瑤族信仰中的重要性。水波紋和三角符采用紅、黃、綠絲繡,代表山與水,表現了瑤族先民對自然物象的崇尚。這些趨吉、避兇、祈福的圖案內容,體現了瑤族人民熱愛自然、熱愛生命以及堅定樂觀的信念。在表現手法上,以諧音表達吉祥的有蝙蝠和壽字組成的“五福捧壽”圖案;以象征手法寓意美好生活的有“四季花香”圖案。從色彩看,一般以紅、黃、橙等暖色為基調,配以綠、藍、白等冷色,主次分明,給人以繁緝瑰麗之感。年輕人多以紅、黃、橙等艷麗、對比性強的暖色線織繡圖案;中年人偏好冷暖相間的色彩;老年人則選用紅、藍、白、青等冷色,顯得素雅、溫和。圖案對服裝不僅具有引人注目的裝飾作用,還能保護衣物,常裝飾于人體活動之處,如袖口、褲筒、衣肩、門襟、后背、腰帶、下擺等易磨損部位。
2賀州瑤族服飾的工藝特征
賀州瑤族服飾主要有染色、織錦和刺繡三種工藝。據《漢書•南蠻西南夷列傳》載,瑤族先民很早就會用植物染色,自那時就存在有“衣衫斑斕”的景象。從民族學調查資料看,傳統染色有靛青、槳染和蠟染等三種工藝。靛染是用一種藍草發酵得來,藍草又稱作蓼草,把藍草的枝葉放在加水的木桶里浸泡發酵,等枝葉全部腐爛后就變成藍水并散發香氣時,就可把殘渣撈起加入堿性材料進行化學作用,最后將沉淀在桶底的藍靛膏撈起即可。先將布料放進染料水中浸泡兩三個小時,拿出晾曬到半干狀態再次浸泡,反復多次直至理想顏色為止。漿染和蠟染基本相同,區別體現在原料上。蠟染最巧妙的是利用蠟液來防染的方法,使織物纖維某些部分不被染液浸入,最后去蠟現花,這種用原始方法染成藍花布,民族風情濃郁。瑤繡發源很早,東漢時已有五色衣的記載。賀州瑤繡喜用紅、白、黃、綠、橙等彩線在黑、藍色布料刺繡,多為單獨紋樣、二方連續、四方連續構圖,針法有亂針繡、錯針繡、疊針繡、網繡、反面繡等。無論是方形、鋸齒或圓形等圖案,均不需畫稿就能根據布色和經緯直接用彩線繡出,如彩蝶雙飛、二龍搶寶、游魚戲水、鳳凰、鴛鴦等花鳥紋樣,寓意豐收、愛情的圖案,常繡作花邊、花帶使用。在精美絕倫的瑤繡中,挑花首當其沖,針法有十字挑和平針挑。它是利用布料的經緯線,以絲線、絨線或紗線作料,將布折成若干部分,數紗下針的方式挑出預期的圖案,先挑出大骨架,再挑小骨架,后挑花樣。取材多源于河流山川和花鳥樹木,如天上的飛鳥、蝴蝶;地里的芭蕉、柿子;水里的游魚、螃蟹等。挑花最突出的特點是耐磨洗、結實,因此一般裝飾在易磨損的部位,審美與實用兼具。瑤錦則以棉線做經,彩色絲絨做花緯,采用“通經斷緯”的方法交織而成。受工藝限制,織紋以象征性的矩形、三角形為主,組成對稱性、連續性圖案,善用藍、紅、橙、赭、褐等色做基調,間以綠、黃、白、紫等色。例如,富川平地瑤織錦,疏密有致,古艷濃厚,厚實耐用;又如盤瑤織錦,結構嚴密,程式化強。織錦腰帶中間的黑色雙線分十七雙線、十三雙線和七雙線三種,有瓜子花、大樹花、小樹花、八角花、節子花等四十余種傳統紋樣。瑤錦常被做成服飾、被面、床品、頭巾、腰帶,具有民俗文化象征物與日用品的雙重功效。
3賀州瑤族服飾之應用價值及走向
獨特的瑤族服飾經歷了千年的傳承和發展,集文化價值、歷史價值、實用價值和經濟價值于一體,是瑤族不可多得的藝術珍品。2006年6月,賀州瑤族服飾被列入《第一批國家級非物質文化遺產目錄》。瑤族服飾及所包含的傳統技藝是民族文化遺產的一個重要組成部分,深植于當地民俗文化之中,其藝術遺產價值與當地風俗有關,與其原生性和獨特性有關,也與其藝術品質有關,它具備了該項民俗藝術的最高品質,表現出賀州瑤族婦女的精湛技藝。保護和傳承賀州瑤族服飾,有利于維護世界文化的多樣性,并能為藝術和文化產業的發展提供資源寶庫和可持續發展的強大動力。如何保護、開發賀州瑤族服飾,是擺在我們面前的一項工作。
3.1專業收藏、整理和研究
一、與景德鎮陶瓷現代設計元素創新設計
1、生活化
瓷器從本質上講是滿足人們生活所需所用的器物,是實用的器皿。實用、滿足一定的生活基本需求,是瓷器基本屬性的重要方面。現代設計元素的一個重要方面就是簡約,其實簡約就是一種生活化的體現。無論是實用性瓷器還是裝飾性瓷器,在創作的過程中應當充分考慮生活化這一重要因素,做到“從生活中來,回到生活中去”。
2、藝術化
藝術性、現代性的日用陶瓷器皿,受到了現代社會的歡迎。在陶瓷界,日用瓷與藝術瓷是“水”、“油”分離,藝術瓷擺在美術館、博覽會,即使進入家庭也是點綴;而與人們生活息息相關的日用瓷,數十年一個樣。生活需要美,博覽會就是倡導在使古樸的陶瓷具有使用功能的同時,將美感置于其中,這是景瓷藝術工作者不可推卸的責任。在創作景瓷的過程中,要充分考慮現代藝術、西方藝術的藝術化元素,如此創作出的景瓷作品才是符合時代特色的佳品。
3、裝飾性
景瓷作為藝術陶瓷中的代表,其裝飾性遠遠要大于實用性。和其他工藝美術類似,現代陶瓷對裝飾性要求較高,而現代美學對美的要求也更高,并不是一味追求孤品的美,而是追求整體美、環境美。景瓷藝術在創作過程中,不僅僅要對瓷器本身精雕細琢,還應當充分考慮整個環境的協調性,這樣創作出來的作品才能夠在自身巧奪天工的同時做到與環境相得益彰。
一、西域名畫家尉遲乙僧父子
著名的現代畫家、教育家潘天壽先生稱尉遲乙僧的畫技“非特其技術,足以與閻氏兄弟抗衡,實與初唐繪畫上以新趨向之波動”。在唐代畫家中,閻立本是公認的初唐畫杰,尤其擅長人物畫,成就也最高,其畫作被列為“神品”,可以說是藝絕當代。張彥遠《歷代名畫記》中曾記載尉遲乙僧在隋唐畫壇地位:“國朝畫可齊中古,則尉遲乙僧、吳道玄、閻立本是也。”評價極高,這足以說明尉遲乙僧在中國美術史上所占的地位是相當重要的。尉遲乙僧的影響力大大超過其父,《唐朝名畫錄》中尉遲乙僧筆下的花鳥、山水、人物,都是根據他所熟悉的西域情形所創作的,這使得他的繪畫作品在長安城里風格獨樹一幟,而唐代大畫家閻立本也有善于表現有關“異域”題材的繪畫,其作品《西域圖》《步輦圖》和《歷代帝王圖》等名揚天下,號稱“丹青神話”。兩人相比之下,尉遲乙僧技法、形神更勝一籌,而且更鮮明地表現了西域風土人情,特別是運用西域凹凸暈染法技巧表現出震撼人心的立體效果,這也是現存下來的一種有關西域壁畫風格的繪畫手法。
二、尉遲乙僧繪畫風格對唐代畫壇的影響
向達先生在《唐代長安與西域文明》中曾說道:“唐代洛陽亦有尉遲乙僧及吳道玄畫,凹凸派之畫風當及于其地。又按凹凸畫派,雖云淵源印度,而唐代作家之受此影響,當由西域人一轉手。尉遲乙僧父子以善丹青弛聲上京,即其一證;而近年來西域所出繪畫,率有凹凸畫之風味,足見流傳之概也。”被譽為“畫圣”之名的唐代畫家“吳道子”深得尉遲乙僧暈染凹凸畫法之精要,即所謂“吳帶當風”,經過長期揣摩實踐,終于開創了唐代繪畫的巔峰局面,尤其對唐代以后山水畫的發展產生了深遠的影響。例如吳道子最有影響力的道教圖《武圣朝元圖》《八十期神仙卷》,在線條的運用上滲透著強烈的情感,整個畫面氣氛統一于形象又都具有強烈的運動感、線條流暢自如,因而得了“下筆有神”“援豪圖壁、颯然風起”“天衣飛揚,滿壁風動”的美譽。
盡管其真跡已不復存在,但從各摹本中我們仍能隱約窺見它們不同程度地保留了吳道子的遺風。當然,受到暈染凹凸技法熏染的并非只有吳道子一人,還有許多中原畫家爭相學習描摹,受影響的地區不僅在長安,隨而遍及洛陽;不僅改變了人物畫的畫法而且也使“山水畫”發生了“一大變局”。尉遲乙僧藝術創作技法及其風格對唐代畫壇產生的影響主要表現在以下兩個方面:第一,凹凸暈染法、曲鐵盤絲法。所謂凹凸暈染法是指畫面著色厚重,有立體感。如元代湯垢《畫鑒》所言:“用色沉著,堆起絹素而不隱指。”尉遲乙僧的畫作看起來好似凸起于表面,但用手觸摸實則平實無華,究其原因是與他畫作的用色與運筆有關。從現存的西域壁畫或者是敦煌壁畫中,考古工作者截取些許顏色進行化驗,確認了壁畫中青、綠等顏色系巴克達山及阿富汗等地區出產的青石和綠松石提煉而成。而這些顏色材料與色澤深沉、濃艷的赭石、朱砂、土紅等礦物質顏色搭配使用,就會形成一種厚重沉穩、色度鮮明、對比強烈卻不浮躁的立體畫面效果。特別適用于表現人物衣褶緊窄和人體肌肉的明暗暈染以及裸體等方面。而曲鐵盤絲法即現在所說的鐵線描,其線條均勻有力度如彎曲的鐵絲一般富有彈性。此種繪畫技法,不同于中原繪畫作品中只注意外輪廓與形體某些重要關系的描繪和傳統的“跡簡意澹而雅正”的方法。
瑏瑡尉遲乙僧的畫風,用筆顯然是更注意肌肉的起伏、重視人體的立體感的表現、體面的細致變化,注重精密的線的變化和運用。這在他所刻畫的佛像、動物畫以及西域民族人物畫中得到了充分的顯示。遺憾的是,現存的畫作中并沒有他親自署名的作品,但有史書記載,北宋時御府所藏尉遲乙僧畫有《彌勒佛像》《佛鋪圖》《外國佛從圖》《大悲像》《明王像二》《外國人物圖》等八幅。瑏瑢再如,初唐時期的作品,新疆克孜爾石窟孔雀洞的壁畫《降魔變》上所描繪的形象,與史書記載尉遲乙僧所繪降魔圖的處理手法有極相近的地方,壁畫提供了關于曲鐵盤絲線描與凹凸暈染法相結合的表現手法的實物資料。畫中人物的外輪廓均是用鐵線描勾勒,而身體起伏、面部肌肉的受光部分則是采用暈染的方法來表現受光的強弱。這些人物體態的處理充分說明畫家對人體結構有比較深的理解和在繪畫技巧上取得的成就。尉遲乙僧的繪畫技巧不單單是抓住了對象的外形,更重要的是在于形神的兼備,不僅“奇”而且“妙”,所以在當時才得了繪畫史論家們“身若出壁”“逼之飄然”的秒贊。正因為這樣,他的畫風代表了西域少數民族的畫派風格,并影響了唐代繪畫思想和繪畫風格。總之,尉遲乙僧是封建時代促進繪畫技巧發展的重要畫家之一,是西北少數民族畫派的杰出代表,他與中原畫派的代表———閻立本共同影響和促進了我國古代繪畫藝術的發展。第二,“于闐畫派”兼收并蓄、推陳出新的精神。意大利學者馬里奧•布薩格里在《中亞佛教藝術中》提出了“于闐畫派”的概念,并對“于闐畫派”給予了極高的評價,他認為:“(西域)唯一能夠夸耀并為中國藝術家和評論家欣賞的偉大作品的畫派是‘于闐畫派’瑏瑣。今天看來,這一說法雖有些夸大其詞,但足以說明一點,那就是于闐畫派的代表人物———尉遲乙僧父子的藝術水準遠在當時畫師、畫匠之上,應屬于唐代最著名的畫家和畫派之列。當時于闐國位于絲綢之路的西域綠洲之上,印度佛教隨絲綢之路南北道傳入西域后,當時的于闐國、龜茲國畫家吸收了來自印度的犍陀羅藝術形式,即如何表現人物衣褶緊窄、人體肌肉結構明暗的技巧,同時又借鑒了中原地區的畫法和藝術觀念并與本土文化混合交融,創造出的一種具有西域風格和地方特色的繪畫形式———于闐畫派、龜茲畫派、米蘭畫派等。于闐畫派在中原的畫作幾近不存,僅能從史書記載上窺見一斑。例如《沙埋和闐廢墟記》中,曾記載一幅于闐畫派典型的代表作品———《龍女圖》。
“畫著一個在方形水池中沐浴的婦女,環繞著水池的地面上鋪著棋盤格狀的紋路,水面上到處漂浮著蓮花。女人全身赤裸,只有頭上有一塊形似印度的紗巾,頸部、兩臂和腰上束有飾物,畫面輪廓簡練,以優美的線條勾畫出了頗具活力的神韻。右手的纖指撫著胸口,左臂以曲線形彎至腰部,四條系著小鈴的帶子系在臂部周圍,酷似早期印度雕塑藝術中的舞女。”瑏瑤畫面中對人物正面像的勾畫:臉部是圓盤形的,眼睛拉得細長,人物眼睛、鼻子、嘴均由一根線條肌肉結構的起伏勾勒而出,這條線沿著鼻頭到達鼻槽彎曲部位,再經過人中與上嘴唇連接,這種一氣呵成的運筆方法,“不僅在印度繪畫和中國初期的佛教繪畫中找不到痕跡,而且與西域其他地方的人物口鼻畫法也截然不同。于闐畫法用一根線條巧妙地完成鼻體、鼻槽和上唇的造型,結果使人感到其中有一種奇特的風韻。于闐佛畫在描繪人物正面像時,為了表現上唇隆起,在接近鼻槽處中斷線條,在畫側面時,鼻槽的線條和上唇的線條連接在一起……這種獨特的畫法可以更好地表現鼻槽周圍筋肉的高低起伏,表明了于闐藝術家們對人體的觀察是非常仔細的”瑏瑥。人體按自身比例成平面對稱結構,追求的是神情姿態(人物精神世界)與光影明暗的表現技巧。如何達到立體感的用色方法,是于闐畫派最顯著的特色。于闐畫派以一種全新的面貌出現,它所波及的范圍近者達到龜茲、敦煌,遠者達到中原、西藏,以及日本、高麗等國。尉遲乙僧到達長安后,在保持于闐畫派原有技法的同時,通過與閻立本、吳道子的交流,以及受到唐代詩歌、樂舞熏陶,使自己的繪畫逐漸融入了哲理和詩化的成分,達到形神兼備、表現技巧與文化內涵并重的境界。其畫風對國內外的影響相當久遠,一直到北宋,還有一些畫家“敬摹”其畫。傳統的中國畫與西方古典美學中“重在再現”的寫實主義風格完全不同,其美學觀點“重在表現”,追求的是意境、以形寫神、講究氣韻、儀態,而不太注重結構比例、透視、解剖等關系。尉遲乙僧帶來的西域畫風和畫技,給中國畫的真實感一個強有力的補充,使之更加完善。在與中原畫家的交流中,尉遲乙僧也領悟到了中原傳統美學觀念中,把自然形態轉化為視覺形態,更加注重以形寫神,把筆中物象變成某種情感形態,描寫藝術家精神上和感覺上的心靈真實。所以,尉遲乙僧成為推動中國繪畫進程重要人物之一,對隋唐的繪畫藝術發展做出了重要的貢獻,并在我國繪畫史上留下了光輝的篇章。
一、釉中彩形式
釉中彩是七十年展起來的一種新的瓷器裝飾材料和技法。亦稱高溫快燒顏料。顏料的熔劑成分不含鉛或少含鉛,按釉上彩方法施于器物釉面,通過1100~1260℃的高溫快燒(一般在最高溫階段不超過半小時),釉面軟化熔融,使顏料滲入釉內,冷卻后釉面封閉。盡管《中國古陶瓷圖典》沒有把“釉中彩”同“釉上彩”、“釉下彩”、“釉上、釉下雙層彩”并列成類,但實際上已經承認“釉中彩”的存在事實,并且使用了“釉中彩”這個概念。書中關于褐彩、褐綠彩和白釉綠彩的條目中,分別介紹了唐代四川邛崍窯和湖南長沙窯的“釉中褐彩”、“釉中褐綠彩”、和“釉中綠彩”等特色品種。這就說明“釉中彩”這類彩瓷早在唐代已經創燒成功,成為正式的產品。如今在市場上,釉中彩工藝已被用來繪制大路貨商品,“釉中彩”的大字廣告招牌隨處可見,貨架上排滿釉中彩產品。據說釉中彩之所以時興有兩個原因:一是迎合人們認為釉上彩料會產生污染,而釉中彩不會污染的心理。二是制作工藝并不復雜,坯胎釉上繪彩后再薄薄噴上一層面釉,然后一次燒成。之所以繪彩后噴層薄釉,一是怕彩料不能完全沉入釉中,二是使器物表面更加光平。巧合的是,這種釉中彩又回到了康熙名品“豇豆紅”的制作方法,不能不說是一種歷史的“回轉”。
二、釉上彩形式
1、粉彩是釉上彩
最具代表性的陶瓷繪畫,粉彩又叫“軟彩”。粉彩瓷的彩繪方法一般是,先在高溫燒成的白瓷上勾畫出圖案的輪廓,然后用含砷的玻璃白打底,再將顏料施于這層玻璃白之上,用干凈毛筆輕輕地將顏色依深淺濃淡依次洗開,讓畫面有層次變化和光影變化,使花瓣和人物衣服有濃淡明暗之感。由于砷的乳濁作用,玻璃白有不透明的感覺,與各種色彩相融合后,便產生粉化作用,紅彩變成粉紅,綠彩變成淡綠,黃彩變成淺黃,其他顏色也都變成不透明的淺色調,并可控制其加入量的多寡來獲得一系列不同深淺濃淡的色調,給人粉潤柔和之感。
2、新彩是釉上彩
最為普及的一種。舊稱洋彩,光緒年間,先自德國后由日本輸入開始在景德鎮盛行。這種顏料色彩純正鮮艷,是一種低溫釉上彩繪顏料(燒成溫度約600℃—900℃)由銅、鐵、錫、錳、鈷等多種不同金屬氧化物制成。顏色極為豐富,其中部分紅色系列的顏色中含有黃金。例如綠瑪瑙紅、珠寶紅等。新彩的特點是,繪畫程序比較簡單,可直接用筆蘸取色料在瓷上作畫,表現力較強,可以任意畫出濃淡條理,并可隨意調配顏色,在畫完燒過之后,還可以反復罩色,屢次回爐燒制。恰是因為有了這種洋彩,瓷上肖像畫才開始萌芽。解放后,經過一系列的革新和研究,現在我國不僅能自己生產各種顏料而且在表現技法上,吸收我國繪畫的沒骨法、工筆畫法及寫意畫法,所謂“洋彩”已經失去了它的涵義,因此叫做“新彩”,新彩的顏色較比粉彩的顏色更加豐富。3、斗彩是釉下彩和釉上彩的結合,是歷史上開了這一先河的陶瓷品種。一開始都是以圖案畫居多,繪畫的內容和畫面很少,發展到現在的斗彩越來越在探索各種繪畫的內容和構圖形式,抒發畫家自己內心的狀態和表現心中所想內容。斗彩的發展將會演變出更多新的斗彩形式,由于釉下彩釉料的豐富,現在的陶瓷從業者都在探索各種釉下彩釉料的裝飾和繪畫在陶瓷上的效果,大膽創新是他們的精神。由于有的釉下彩釉料有很強的變化和不確定性,各種變化萬千豐富多彩的肌理效果,五彩斑斕的顏色,擁有無窮的裝飾繪畫魅力,這就是所謂的高溫顏色釉。由于其多變的特性,陶瓷畫面上會出現豐富的圖案紋路,只要陶瓷藝術家經過合理的富有創意的想象,與之配上釉上彩繪,我相信這種陶瓷繪畫形式會走得更遠。筆者認為創造出新的陶瓷繪畫形式要充分發揮裝飾材質及其裝飾效果的優勢和長處,如青花的輕柔淡雅,新彩的明凈艷麗,粉彩的粉潤柔和,色釉的瑰麗奇特等等,我們可以以其中任何一種陶瓷繪畫形式為主,綜合利用,有機的結合,這樣的陶瓷藝術才會變得更加多彩,而陶瓷繪畫形式也會變得豐富,潛力無限,魅力無窮。